Glaze – galerie Chez Valentin
« Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Ce sont les emplacements qui entretiennent avec l’espace réel de la société un rapport général d’analogie directe ou inversée. C’est la société elle même perfectionnée ou c’est l’envers de la société, mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels. » — Michel Foucault, Des Espaces Autres, 1967
Glaze met en jeu un choix orchestré d’œuvres qui, rapportées ensemble, interrogent le pouvoir du contexte à la fois implicite et construit, agissant comme un filtre qui détermine et influence notre regard.
« Glaze » explore les effets du contexte physique, architectural et ambiant sur les œuvres d’art dans la manière dont chaque artiste façonne son propre environnement à travers ses œuvres. Si ces contextes peuvent être envisagés comme un « vernis » au travers duquel nous voyons les œuvres d’art, ce titre indique également l’attention prêtée aux détails de surface, de décor, de patine portée par notre regard. Chacun des travaux des artistes se confrontera réellement à la dimension physique de l’espace de la galerie ; les murs directement tirés à parti, les objets placés en relation directe les uns aux autres, chacun dans leur espace propre; sols, murs et plafonds investis. Inscrite quelque part entre les principes de l’Hétérotopie de Foucault et la pensée minimaliste, « Glaze » est l’opportunité d’une interrogation sur les sphères du privé, du public, du social, du culturel dans l’espace « utile » — lorsque la fonctionnalité première de l’objet est niée ou déplacée par l’intervention de l’artiste.
Initiée originellement et développée depuis l’idéal porté par le travail des artistes minimalistes des années 60, «Glaze» prend conceptuellement pour point de départ la sculpture au sol de Carl André, Glarus Brass 11 rectangle Row de 2007. Fabriquée dans un cuivre industriel et placée délibérément à même le sol – désacralisée de fait, plutôt que placée sur un socle – elle constitue un tournant significatif dans la manière d’envisager la question de la hiérarchie dans les objets d’art. Cet unique et simple geste constitue un précédent déterminant dans la manière spécifique dont on le pratique aujourd’hui et que tous les artistes présents dans « Glaze » développent de différentes manières dans leurs pratiques respectives.
Le second volet de cette exposition est l’occasion de construire à partir des idées présentes dans la précédente édition, et d’aller au-delà d’une recherche analytique sur le contexte de la galerie pour soulever un questionnement sur « le mode de vie » et la fonctionnalité de l’œuvre d’art : qu’attendons-nous d’une œuvre d’art et quel rôle peut-elle jouer dans notre vie quotidienne ? La galerie devient un terrain de jeu pour ces idées, elle est vue par le commissaire comme un espace modélisé par ses besoins : l’espace domestique devient un point de référence symbolique à partir duquel les œuvres sont présentées.
La présence nouvelle dans « Glaze » de la Coiffeuse de Marc Camille Chaimowicz (Coiffeuse (peut-être pour adolescent), 2008) est une clé des changements de cette édition et donne le ton stylistique de l’exposition. Comme un travail posé quelque part entre nos préoccupations sur le sens de nos productions à usage domestique et l’objet d’art, la forme hybride de cette esthétique décalée apparaît dans la galerie comme un alien, faisant basculer le regard du spectateur sur l’espace qui l’environne et plaçant toute l’exposition dans cet équilibre instable.
Ce travail, comme la sculpture au sol de Carl André, explorent, dans différentes approches de l’objet d’art, le contexte domestique et public des espaces, et, au-delà des différences formelles qui les séparent, sont engagées conjointement dans une réflexion sur la hiérarchie et le statut des objets.
Le mobilier est un thème récurrent et signifiant de cette seconde édition et une attente directe d’ancrer l’exposition dans la question du quotidien. La Leg Chair d’Anthea Hamilton (Leg Chair. Room with a view, 2009) entretient une relation directe avec la coiffeuse de Chaimowicz. Envisager la fonctionnalité d’apparence de cette œuvre est plus complexe et laisse le spectateur dans un questionnement sans fin quant à son statut. L’œuvre consiste en une chaise faite d’une paire de jambes ouvertes en plexiglas reprenant celles de l’artiste, invitant curieusement le visiteur à « activer » l’œuvre, l’intimité de l’œuvre déplaçant pourtant avec désinvolture et succès l’attention vers le spectateur lui-même.
Les toiles libres des artistes Support-Surface Patrick Saytour et Claude Viallat (Pliage Rayé, 1969 et Sans Titre, 1976) ne sont pas seulement présentes dans l’exposition — en ce qu’elles couvrent littéralement des murs de la — mais dans une méthodologie utilisée par George Henry Longly pour questionner les paramètres physiques et la surface de la galerie – au travers de l’utilisation des motifs et des structures qui les caractérisent.
Longly désire mettre en relation la philosophie de Support-Surface, un mouvement qui ne se caractérise pas par un style précis mais plutôt par l’idée l’une abolition de la hiérarchie entre les matériaux, le geste créatif et la finalité de l’œuvre. Considérant l’aspect éphémère du mouvement, son importance historique est questionnée dans cette exposition. En considération du traitement à l’égal du sens et du matériau, Support/Surface est véritablement en dialogue avec la génération actuelle des artistes notablement le travail de Matthew Smith, Josh Blackwell, Sara Mackillop et Kate Owens.
Glaze propose au public, sans thématique prévalente ni point de vue unique, plutôt qu’une série de questionnements ou de préoccupations en lien, une sélection d’œuvres précises qui, tout en conservant très certainement leurs individualités dans la juxtaposition avec d’autres travaux, deviennent quelque chose de nouveau voire d’inattendue.
Glaze
Commissaire: George Henry Longly
Œuvres de Am Nuden Da, Carl André, Josh Blackwell, Marc Camille Chaimowicz, Dan Coopey, Edward Cotterill, Timothy Davies, Nicolas Deshayes, Tomas Downes, David Douard, Luca Francesconi, Ryan Gander, Anthea Hamilton, James Iveson, Kate Owens, Sara Mackillop, Helen Marten, Ruairiadh Oconnell, Oscar Murillo, Aude Pariset, Eddie Peake, David Renggli, Patrick Saytour, Daniel Sinsel, Matthew Smith, Bevis Martin & Charlie Youle, Claude Viallat.
Du 7 juin au 28 juillet 2012
Du mardi au samedi de 11h à 13h et 14h à 19h
Vernissage le 7 juin 2012
Galerie Chez Valentin
9, rue Saint Gilles
75003 Paris
M° Chemin Vert (ligne 8)
A découvrir :
– Les vernissages organisés en juin 2012 à Paris
Articles liés
“Tant pis c’est moi” à La Scala
Une vie dessinée par un secret de famille Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, c’est aussi faire remonter à la surface...
“Un siècle, vie et mort de Galia Libertad” à découvrir au Théâtre de la Tempête
C’est Galia Libertad – leur amie, leur mère, leur grand-mère, leur amante – qui les a réunis pour leur faire ses adieux. Ce petit groupe d’amis et de proches, trois générations traversées par un siècle de notre histoire, se retrouvent...
“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée
Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...